Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Gary Numan"

Liverapport: Gary Numan 20180302, Stockholm

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Åttiotalsikonen Gary Numan levererade ren energi på Kägelbanan i Stockholm den 2 mars.

Jannice Faringer (text) och Jens Atterstrand (foto) rapporterar.

 

 

 

 

Det är svårt att inte imponeras av den energi som den snart 60-åriga elektroniska pionjären Gary Numan fullkomligt sprudlade av när han tillsammans med sitt fyrmannaband intog den fullsatta konsertlokalen Kägelbanan i Stockholm under fredagen. Från öppningslåten “Ghost Nation” till den avslutande “A Prayer For The Unborn” dansade sig Gary genom en sjutton låtar lång spelning samtidigt som han gjorde en oklanderlig sånginsats. Imponerande.

Jag tror att många med mig var nyfikna på hur Gary, med sin långa- och musikaliskt skiftande karriär, skulle knyta ihop tråden mellan det gamla och det nya. Mellan de facto att han under slutet av sjuttiotalet var en av de första som fick en hit med en synthbaserad låt och den industriella rock som han från nittiotalet och framåt har övergått till. Hur skulle låtar som ”Cars”, ”Are ’Friends’ Electric” och ”Me I Disconnect From You” från The Pleasure Principle (1979) låta när de skulle framföras av ett band iklädda sandfärgade och söndertrasade outfits à la postapokalyps, istället för de strikta ”synthiga” kostymerna som många förknippar med Gary Numan. Svaret på frågan blir, helt ok. Men det stora ”menet” blir ändå att jag hade önskat att syntharna hade varit mer framträdande och inte dränkts av den övriga ljudbilden.

”Hängivenhet” var ett ord som dök upp i mitt huvud där jag stod längst fram i den alltmer syrefattiga lokalen. Allt var genomtänkt, väl koreograferat, samspelt och snyggt med en påkostad ljussättning med många färger, stroboskop och riktade spotlights. Han har verkligen inte sparat på krutet och uttrycket ”still going strong” är en bra beskrivning av artisten Gary som fortfarande visar fram en stark musikalisk ambition. En favoritsekvens under konserten var när Gary, gitarristen och basisten liksom klev ut genom en röd ”vägg” av ljus och turades om att flirta lite med publiken. Men i övrigt när det kom till just publikkontakt så var den till det närmaste obefintlig. Även om det är känt att engelsmannen inte är mycket av en ”talker” på scen så hade jag åtminstone önskat mig ett ”hello” .

Rent dramaturgiskt så var uppbyggnaden av set-listen kanske tänkt att mer och mer skapa ett klimax mot slutet där de flesta av de gamla godingarna framfördes även om ”Metal” (lite oväntat) spelades redan som låt nummer tre. Inte förrän som nummer tolv i ordningen dök hiten “My Name is Ruin” från de senaste albumet Savage (Songs from a Broken World) (2017) upp och ytterligare lyfte stämningen hos den vid det här laget väl uppvärmda publiken.

Gary är, och har länge varit en betydelsefull artist, både för scenen och för många på ett personligt plan. Det blev extra tydligt när vi efter spelningens slut stötte på ett gäng stelfrusna fans som troget väntade vid Garys turnébuss med några gamla vinyler i händerna, bland andra Gary Numan & Tubeway Army Replicas. När det sedan delade med sig av sina bästa Gary-minnen fick de något glansigt över ögonen. Känslan av att ha varit med om något lite extra stort värmde upp min köldbitna kropp där i natten, tack Gary och grattis i förskott!

Setlist

(Intro)
Ghost Nation
Halo
Metal
Everything Comes Down To This
Down In The Park
Mercy
Pray For The Pain You Serve
Here In The Black
The Fall
Bed Of Thorns
Love Hurt Bleed
My Name Is Ruin
Cars
When The World Comes Apart
Are Friends Electric

Extranummer

Me I Disconnect From You
A Prayer For The Unborn

Gary Numan – “Savage (Songs from a Broken World)”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, CD**, Box, Digital, LP
Skivbolag: Mortal Records / Cooking Vinyl
Releasedatum: 22 september 2017
Genre: Darkwave, electro rock, industrial rock
Bandmedlemmar: Gary Numan
Land: Storbritannien
Recensent: Niklas Hurtig

 

(English version below)

Numans dystopi levererar än

Gary Numan, som under det glada åttiotalet lärde oss att även bilar kan vara synthpop, har under den andra halvan av karriären kört längs en betydligt dystrare motorväg både rent musikaliskt, men också bort från rampljuset och sitt artistiska självförtroende. Efter många års frånvaro, återvände så en pånyttfödd Gary i ny skepnad med albumet “Dead Son Rising” för sex år sedan. Tillsammans med föregångaren “Splinter (Songs from a Broken Mind)” kan det nyligen släppta “Savage (Songs from Broken World)” ses som en ny del i samma etapp. Det nya albumet klev in på den brittiska albumlistan 2:a plats när det släpptes – den bästa placeringen för Gary Numan sedan 1980.

Om världen gick under i föregångarens sista spår “My Last Day”, så är det sånger från den efterföljande dystopin som vi får höra på det här albumet. Ljudmässigt är det mesta är sig likt även om den känns aningen dystrare än “Splinter”. Elgitarrer, elektroniska muller, svepande stråkar, vackra synthar och Numans delvis sköra, delvis androgyna sång ramar in de tio spåren på albumet perfekt.

Men visst har han återanvänt soundet från refrängen i “My Name is Ruin” från “Love Hurt Bleed”. Inte bara det, spåret låter faktiskt även förvillande likt “Here in the Black”, alla från föregående album. Det låter inte illa, men kanske lite märkligt ändå. Texten i refrängen påminner också om Kents klassiska “La Belle Epoque” med samhällets alla grymheter i jag-form i fokus.

Det är även några fler spår som drar ner tempot om man jämför med hans två föregående fullängdare. Men detta är inget negativt då de, i den moderna Numanska världen, är väldigt vackra och intressanta.

“Savage (Songs From a Broken World”) är inte lika fantastisk som dess föregångaren men tillsammans med “Dead Son Rising” (2011) så får Gary Numans senaste album-trio ändå anses vara farligt nära vad som skulle kunna beskrivas som ett modernt mästerverk.

Tracklist

01. Ghost Nation (04:56)
02. Bed Of Thorns (05:24)
03. My Name Is Ruin (06:17)
04. The End Of Things (05:01)
05. And It All Began With You (06:21)
06. When The World Comes Apart (05:27)
07. Mercy (05:35)
08. What God Intended (05:25)
09. What I Said **
10. Pray For The Pain You Serve (05:26)
11. Broken (05:58)
12. Cold **

** Bonusspår på deluxeutgåvan

(English version below)

Numan’s dystopia still delivers

Gary Numan, who during the happy eighties taught us that even cars can become synthpop, have been driving along a far more dystopian highway during the second half of his career, both musically aswell as when it comes to his limelight and its artistic self-esteem. After many years of absence, a reborn Gary Numan then returned with “Dead Son Rising” now six years ago. Along with its “Splinter (Songs from a Broken Mind)” predecessor, the recently released “Savage (Songs from Broken World)” can be seen as a new part on the same journey. The new album broke into the British album list at 2 place when it was released – the best for chart position for Gary Numan since 1980.

If the world was destroyed on the previous album’s last track “My Last Day”, then there are songs from the subsequent dystopia that we get to hear on this album. Soundwise, most things are alike, even if it feels a bit gloomier than the previous one. Electric guitars, electronic moles, sweeping strings, beautiful syntheses and Numan’s partially fragile, partial androgynous vocals frame the ten tracks on the album perfectly.

But certainly he must have reused the sound of the refrain in “My Name is Ruin” from “Love Hurt Bleed”. Not only that, the track actually sounds like “Lord in the Black”, all from the previous album. It doesn’t sound bad, but maybe it’s a little strange anyway. The lyrics of the chorus are also reminiscent of Kent’s classic “La Belle Epoque” with all the cruelties of society in the focused “I”-form.

There are also a few more tracks that slow down the tempo a bit if compared to his two previous two longplayers. But this is not at all on the negative side, as these tracks, in the modern Numans’ world, are very beautiful and interesting.

“Savage (Songs From a Broken World”) is not as great as the predecessor, but put alongside with “Dead Son Rising” (2011), Gary Numan’s latest album trio will nevertheless be considered very close to what could be described as a modern masterpiece.

Gary Numan – “When the World Falls Apart”

Tags: ,


 

Åter aktuelle Gary Numan aptitretar ytterligare inför det kommande albumet med en video till “When the World Falls Apart”.

Gary Numan med låtar från en trasig värld

Tags: , , , , , , ,


Efter att ha släppt en dryg handfull livealbum förra året och dessförinnan ha samarbetat med den brittiske DJ:n och producenten Ade Fenton med filmsoundtracket till “From Inside” under 2014, så återvänder nu den till synes aldrig åldrande Englandsfödde och numera Los Angeles-stationerade pionjären Gary Numan med uppföljaren till “Splinter (Songs From a Broken Mind” (2013).

“Savage: Songs From a Broken World” fortsätter Gary sitt arbete med Ade Fenton och albumet introduceras med det första singelsläppet “My Name is Ruin” vars musikvideo (se nedan) är skapad av Chris Corner (från IAMX).

 

Utgåvorna inkluderar såväl en (redan slutsåld) ordinarie 10-spårs CD-utgåva, en 11-spårs deluxe dito (som även inkluderar bonuslåten “If I said” **), i en 12-spårs dubbel vinylutgåva samt i en begränsad signerad bild-dito.

Gary Numan inledde sin musikkarriär i punkbandet Mean Street redan 1977 och var under en kort tid även medlem i The Lasers tillsamman med bassisten Paul Gardiner som han sedan också bildade Tubeway Army med 1978 innan han året därpå solodebuterade med “The Pleasure Principle” (1979).

“Savage: Songs From a Broken World” släpps den 15 september via Mortal Records.

Tracklist Deluxe CD

01. Ghost Nation
02. Bed Of Thorns
03. My Name Is Ruin
04. The End Of Things
05. And It All Began With You
06. When The World Comes Apart
07. Mercy
08. What God Intended
09. If I Said **
10. Pray For The Pain You Serve
11. Broken
12. Cold

Tracklist Double Vinyl LP

01. Ghost Nation
02. Bed of Thorns
03. My Name Is Ruin
04. The End of Things
05. And It All Began with You
06. When the World Comes Apart
07. Mercy
08. What God Intended
09. If I Said
10. Pray for the Pain You Serve
11. Broken
12. Cold

Jarre och hans vänner

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Idag släpper den franska synthpionjären Jean-Michel Jarre sitt första nya album på åtta år med titeln “Electronica”.

Det är inget vanligt album, på det medverkar 15 toppartister som tillsammans med Jarre gör en resa genom den elektroniska musikens historia. Men först en lektion i hur man blir kungen av syntar – Jean Michel Jarre (67) vet nämligen en hel del om hur det går till.

av Glenn Folkvord

 

1976 släpper Jean-Michel Jarre “Oxygene” som sålt 15 miljoner exemplar och som fortfarande är Frankrikes största skivsuccé. Efter detta har ett antal utomhuskonserter i storstäder världen runt sett dagens ljus, ofta med några miljoner i publiken. Man ser till att uppdragsgivarna är NASA eller fursten av Monaco. Men ska man behålla platsen på tronen måste man ge ut en skiva där man samarbetar med en nästan absurd mängd elektronikastjärnor, kändis-DJs och synthpionjärer, vilket Jarre gör nu. På “Electronica” sitter Jarre sida vid sida med några av de största artisterna från den elektroniska musikens historiska och nutida scen.

Air, Laurie Anderson, Massive Attack, M83 och Moby är självklara partners för Jarre när han för första gången hämtar in artister som får vara mycket mer än bara gästmusiker. Konceptet på albumet, det första på åtta år, har varit att samarbeta med produktionen på ett sådant sätt att varje låt skulle kunna platsa på både ett Jarre-album och i vederbörande partners egna projekt.

“När man lyssnar på Tangerine Dream eller Moby, hör man direkt att det är Tangerine Dream eller Moby. Jag ville samarbeta med artister som har en distinkt egen stil, men framför allt som jag känner en gemenskap med och som jag delar musikaliskt DNA med, direkt eller indirekt. Det här är ingen Jean-Michel Jarre featuring-skiva, utan samarbetet har varit på riktigt och jag ville ha med artister som har influerat mig och betytt något för mig personligen”, säger Jarre om hur han valde ut artisterna. Det startade med mail och telefonsamtal runt om i världen för fem år sedan. Jarre komponerade musik som i ljudbild och teknik var anpassad efter varje artist, och när alla tackade ja, växte projektet till två skivor. “Bara för att jag inte har hunnit mixa klart alla låtar, blir det en uppföljare nästa år, med fler intressanta namn på gästlistan. Detta är mitt största skivprojekt någonsin”.

Tackade ja gjorde också trance-DJen Armin van Buuren och skräck-regissören John Carpenter, som är känd för sin elektroniska filmmusik i klassiker som “Halloween”, “The Thing” och “Flykten från New York”. Från “synthmusikens andra hemland”, som Jarre kallar Tyskland, hämtade han Tangerine Dream, som grundades av Edgar Froese på 60-talet. Samarbetet gav “Zero Gravity”, som blev Froeses sista inspelning innan han dog i januari. Från den yngre generationen ville Jarre ha med brittiska elektrotjejen Little Boots, dreampopparen Anthony Gonzalez i M83, electrohouseproducenten Boys Noize och en av Jarres absoluta favoriter, duon Fuck Buttons. Lite oväntat är det kanske att Jarre också tycker att den kinesiska konsertpianisten Lang Lang och The Who-gitarristen Pete Townshend hör hemma i detta syntetiska landskap. Townshend, förklarar Jarre, var en av de första inom brittisk rock att blanda syntar och sequencers på låtar som “Baba O’Riley”. The Who var också med och skapade rockoperan, där det visuella och konceptuella spelar en stor roll, precis som i Jarres egna konserter med fyrverkerier och laser. Lang Langs roll på skivan beskrivs som yin och yang, där det organiska möter det syntetiska, precis som titeln hintar om; älven och tåget.

Vince Clarke från Depeche Mode, Yazoo och Erasure var också ett givet namn, då Clarke står bakom “ljudet av 80-talet”, enligt Jarre“Vince Clarkes ljud är mycket precisa och skarpa, och han lyckas skapa en optimistisk, dynamisk beat som kopplar i hop 80-talets energi med det som yngre artister i dag gör. Sättet Vince Clarke kombinerar rytmer och melodier gjorde honom till en mycket viktig partner på skivan. Han och jag var två nördar som gjorde musik i hop, det var jätteroligt!”

“Electronica” är musik om musik. Inte direkt en karta över hur syntar, datorer och plugins har format en stor del av dagens musik, men ändå nerdyk i den utveckling som musiken har gått igenom de senaste 40 åren, från analoga ambientlandskap till arenatrance. Varje låt har dessutom ett eget tema eller koncept, och Air-samarbetet “Close Your Eyes” illustrerar detta tydligt; vissa ljud kommer från riktiga 60-tals-oscillatorer som användes av laboratoriemusiker i elektromusikens barndom, och på ett musikaliskt sätt går låten igenom manuellt klistrade tapeloops, 70-talets analoga modulsynthar, Fairlight-sampling, 80-talets digitala MIDI-teknik, och som avslutning ljud processad i en app på en iPad. Låten spelades in både i Airs egen studio och i Jarres privata studio, med upp till 90 spår i Ableton Live 9. Jarre har alltid blandat ny och gammal teknik och basen på “Close Your Eyes” kommer från en ARP 2600 som ursprungligen fick en delayeffekt från en Revox B77 bandspelare, men som senare i mixningen ersattes med plugins. “Nu för tiden är min favoritdelay Replica från Native Instruments, men när jag mixade låten var den inte utgiven än, så jag fick använda Waves H-Delay på ARP-basen”, upplyser Jean-Michel Jarre.

En annan gammal hårdvara som skapade många av trumljuden på Jarres andra album “Equinoxe” (1978) är 60-talstrummaskinen Keio Minipops 7, som Jarre inför den nya skivan samplade och körde genom gitarrphasern ElectroHarmonix Small Stone, som i Jarres projekt står sida vid sida med Abletons Max for Live effektplugins. För Airs vokala pålägg används Roland-vocodern Roland VP550. Jarre motiverar valet så här: “Den var en säljflopp, men jag gillar hårdvaror som inte säljer, för det betyder att de har något unikt. VP550 ger en av de bästa vokaleffekterna, inte bara för själva ljudkvalitén utan också för att man i maskinen kan manipulera det torra ljudet, vilket inte alltid är fallet med vocoders och ibland gör det svårt att höra vad man sjunger.”

“Electronica” spelades in med ungefär hälften syntar och hälften mjukvaror, och i bland bedömdes softsyntar vara ett bättre alternativ än den fysiska förlagan. Till exempel gillar Jarre Native Instruments Monark. “Den är en av de bästa, faktisk mer lik en Minimoog än en fysisk Minimoog Voyager. Man får djupare padljud, eftersom man ofta får för mycket i de högre mellanfrekvenserna och för lite i de lägre mellantonerna. Men nu får vi fram mer djup i ljudet.”, säger Jarre.

Albumet har tagit nästan 5 år att skapa, bland annat eftersom Jarre reste världen runt för att jobba med sina kollegor på plats. Han kunde ha gjort det enkelt för sig och skickat filer över nätet, men trots kärleken till teknik, tyckte han att det var viktigt med en personlig kontakt, speciellt eftersom projektet är någonting helt annat än remixjobb eller snabba vokalpålägg. “Givetvis skickade vi filer också, men den personliga kontakten var avgörande. Att se en person i ögonen, känna av reaktioner, skratta i hop och känna gemensam tvekan gjorde att riktiga relationer uppstod, vilket kan ge andra resultat än mer effektiva onlinemetoder”, tycker Jarre. Skivan är inspelad bland annat i Bristol, Paramount Studios i Los Angeles, i New York och i Jarres egen studio i Paris.

Jean-Michel Jarre studerade under Karlheinz Stockhausen, Pierre Schaeffer och Pierre Henry men kom tidigt på tanken att skapa en bro mellan modern experimentmusik och pop. I förlängningen har det influerat hur Jarre tycker man ska lyssna på musik. 2004 spelade han in “Aero” i 5.1 surroundljud från grunden. Till den nya skivan har vissa låtar mixats i 3D-ljud, en ny teknik som Jarre har medverkat till utvecklingen av tillsammans med ett franskt företag. Tekniken kallas Audio 3D och simulerar surround i vanliga hörlurar eller stereohögtalare. “Att lyssna i 3D är naturligt och 3D-ljud kommer att bli nästa stora grej, då man inte behöver vare sig utrustning eller appar för att spela upp det”, tror Jarre.

“Electronica” är ett tvådelat projekt som följs upp 2016 med ytterligare ett album. På den medverkar också ett antal välkända namn som David Lynch, Yello, Hans Zimmer, Portishead, Sebastian Tellier, Gary Numan, The Orb och en rad andra från den internationella elektroniska musikscenen. Är man kungen av syntar så nöjer man sig inte med mindre. Det gör inte Jean-Michel Jarre.

Syntar och annan utrustning på “Electronia” (i urval)

Eminent 310
Moog Taurus
Roland VP550
ARP 2600
Oscillatorer från fransk public service radio
Fairlight
EMS VCS3
Revox B77 med magnetband och klistertejp
Memorymoog
Rhodes elektrisk piano
Sequential Circuits Prophet 5 ??
ElectroHarmonix Small Stone
Elka Synthex
Keio (Korg) Minipops 7
Elektron Analog 4
Theremin
Moog 55
Roland Jupiter 8
Arp Omni 1
Arp Pro DGX
Serge
Nord Lead A1
GRP A4
EMS Synthi A
Moog Modular
GRP
Blofeld
Emulator 2
Mellotron

 

Några mjukvaror och plugins

Massive
Razor
Native Instruments Monark
Waves H-Delay
Ableton Live 9
Animoog
Cytomic Glue
Convolution Reverb Pro
EQ Eight
Lexicon Native Plate Reverb
Olika IRCAM plugins från Flux
U-He Diva
D16 Toraverb
Omnisphere
Native Instruments Komplete Kontrol 61
iZotope Ozone 6
Matrisequencer (touch screen)

 

Moroder och Carpenter – elektroniska pionjärgubbar

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Det har varit gubbcomebackens vår i vår. Inte nog med att George Miller, 70, hyllas för ”Mad Max: Fury Road” och visar hur en actionfilm bör se ut. Samtidigt släpper den elektroniska dansmusikens fader Giorgio Moroder, 75, sin första skiva i eget namn på trettio år, och tidigare i vår debuterade (nåja) film- och musikskaparen John Carpenter, 67, med sitt första fristående album.

uppenberg kvadratisk

Erik Uppenberg recenserar bägge här och här. Men först gör han en tillbakablick på den elektroniska musiken i USA, som den lät när Giorgio Moroder och John Carpenter slog igenom i slutet på 1970-talet.

(English version below)

Synthmusiken som vi känner den på Elektroskull har aldrig varit stor i USA, ens när den dominerade topplistorna här. När synthpopen utvecklades i Europa, tog sig elektronisk musik andra vägar i USA. Resultatet är andra låtar, andra ljudbilder som än i dag spelas och influerar nya generationer.

Devo var gossar från mellanvästern som blandade studentikost koncepttänk med new wave och synthar, medan New York-protopunkarna i Suicide korsade klassisk rock’n’roll med en kompromisslöst minimalistisk ljudbild. Inga av dem slog stort, men framför allt Suicide har satt sitt märke i musikhistorien som inspirationskälla för andra.

På den mer kommersiella sidan blomstrade den klassiska discomusiken, som bland annat via Giorgio Moroders och Donna Summers försorg utvecklades till smattrande elektronisk Hi-NRG-disco. Moroder är förvisso italienare, men han flyttade till USA – och hans ”I Feel Love” flyttade gränserna för hur musik låter och görs.

Punkare, proggare och andra självutnämnda profeter för det alternativa och det goda skällde discon för att vara värdelös plastig smörja, gjord bara för att tjäna pengar. Inskränkta rockfans brände discoskivor på en sportarena i Chicago. Denna så kallade Disco Demolition Night, som ägde rum 1979, ger en klart brun eftersmak i munnen.

Nu i efterhand har de flesta förstått att discon kan tolkas starkt politiskt, sprungen ur en hedonistisk gaykultur som krävde plats, respekt och stolthet i stället för skam och livslögner.

Men som alltid inom populärmusiken korsbefruktar motsatserna varandra förr eller senare. Punkfunken uppstod som en hybrid av alternativrock och disco. När 70-tal gick över i 80-tal så arbetade exempelvis Giorgio Moroder med en lång rad new wave- och postpunkartister, som Blondie, Sparks, Freddie Mercury, Japan, Human Leagues Phil Oakey, Berlin och Sigue Sigue Sputnik, för att bara nämna några.

Och apropå korsbefruktning fram och tillbaka. Vissa hävdat att all populärmusik i grunden är svart, sedan stulen och omformad av vita artister. New Yorks och Los Angeles svarta hiphoppionjärer, som Afrika Bambaataa, Egyptian Lover och Newcleus, fascinerades av europeiska artister som Kraftwerk, Human League och Gary Numan, snodde tillbaka de stela vita rytmerna och började rappa över dem.

Så uppstod den första formen av electro, eller electrofunk som vi ofta kallar den i dag för att undvika sammanblandning med alla andra musikgenrer som fått etiketten electro. Så småningom muterade electron till housemusik i Chicago och techno i Detroit. Två revolutionerande sound som trettio år senare sätter sitt märke på, vågar jag säga, nästan varje låt på alla världens topplistor.

Sist i listan över inflytelserikt amerikanskt elektroniskt 70-tal, kanske också minst, men ändå naggande god, hittar vi så soundtracktraditionen. Instrumental musik avsedd att ackompanjera de rörliga bilderna från Hollywoods drömfabrik. Givetvis nästlade sig synthesizern in även här, och levande symfoniorkestrar fick konkurrens av minimala och monotona kontrollrumskompositörer.

Här blandades influenser från progressiv rock och krautrock med enkla, sugande, närmast hypnotiska melodier och teman. Barry de Vorzons soundtrack till gängfilmen ”The Warriors” (1979) är en klassiker. Harold Faltermeyer, Hans Zimmer och varför inte Jan Hammer med sin signatur till ”Miami Vice” följde i samma fotspår. En typ av soundtrack som i dag på samma gång hyllas och parodieras i pastischer som ”Kung Fury”.

Största legendaren i det här sammanhanget är John Carpenter. Han skrev, producerade och regisserade billiga men effektiva små mästerverk i skräck- och science fiction-genrerna. Ofta skrev han också musiken själv, exempelvis till ”Halloween”, ”Flykten från New York” och ”The Fog”.

Och så återigen Giorgio, ständigt denne Giorgio. Moroders mest minnesvärda – men långt ifrån enda – bidrag till soundtrackgenren är ”American Gigolo”, ”Scarface”, ”Cat People” och ”Midnight Express”, för vilket han fick en Oscar för bästa musik.

Nu är det trettio, fyrtio år senare. Bägge gubbarna är folkpensionärer, och tillbaka med varsitt album.

Läs recensionen av Giorgio MorodersDéjà vuhär. Lyssna på en spellista med några av hans klassiker: https://open.spotify.com/user/multig/playlist/7mFqCQgf16UoIK1XrghDnH

Recensionen av John CarpentersLost Themes” finner du i sin tur här. Lyssna på en spellista med några av hans klassiker: https://open.spotify.com/user/multig/playlist/1NLNJ614svsJ8rXqd01fLC

(English version below)

Comeback geezers Moroder and Carpenter: pioneers of American electronic music.

It surely has been time for the old geezers to make comebacks this spring. Not only did George Miller, 70, present the latest Mad Max movie Fury Road and showed how an action movie should look like. At the same time father of electronic dance music Giorgio Moroder, 75, releases his first album under his own name in thirty years, and earlier this spring John Carpenter, 67, debutet (well, under his own name, anyway) with his first independent album.

Erik Uppenberg reviews both albums here and here. But first he makes a retrospective on the electronic music in the US, as it sounded when Giorgio Moroder and John Carpenter broke through in the late 1970’s.

Synth music as we know it on Elektroskull has never been big in the United States, even when it dominated the charts overe here. When synthpop developed in Europe, the electronic music took somewhat other routes in the United States. The result are different songs and soundimages which even today is played and influences new generations of musicians.

Devo were lads from the Midwest who mixed their student-concept-thinkinh with new wave and synths, while the New York postpunkers Suicide crossed classic rock’n’roll with an uncompromising minimalist soundscape. None of them hit big, but above all Suicide has put thier mark in music history as inspiration for others.

On the more commercial side it flourished the classic disco music, which among other things through Giorgio Moroder’s and Donna Summer’s merchandise developed to clattering electronic Hi-NRG disco. Moroder is of italian origin but he moved to the United States – and his “I Feel Love” moved the boundaries of how music sounds and is done.

Punks, progrockers and other self-appointed prophets of the alternative scenes accused the scolding disco to be useless plasticky filth, made just to make money. Narrow rock fans burned disco discs at a sports stadium in Chicago. This so-called Disco Demolition Night, which took place in 1979, gives a clear brown taste in the mouth.

In retrospect, most understood that disco can be interpreted strong political, sprung from a hedonistic gay scene that required place, respect and pride instead of shame and life-lies.

But as always in popular music it cross-fertilizes contraries sooner or later. Punkrock-funk originated as a hybrid of alternative rock and disco. When the 70’s went over in the 80’s Giorgio Moroder started working with a wide range of New Wave and post-punk artists like Blondie, Sparks, Freddie Mercury, Japan, Human League’s Phil Oakey, Berlin and Sigue Sigue Sputnik, just to name a few.

And speaking of cross-fertilization back and forth. Some argued that all popular music is basically black, then stolen and reshaped by white performers. New York and Los Angeles black hip hop pioneers like Afrika Bambaataa, Egyptian Lover and Newcleus were so fascinated by European artists such as Kraftwerk, The Human League and Gary Numan that they stole back the stiff white rhythms and started rapping on top of them.

Thus arose the first form of electronica, or electro funk as we often call it today to avoid confusion with any other musical genres with the tag electronica. It eventually mutated the electro to house music in Chicago and techno in Detroit. Two revolutionary styles that thirty years later has it’s mark on, dare I say, almost every song on all of the world’s top lists.

Last in the list of influential American electronic 70’s, perhaps the least, but still nagging sound, we find the soundtrack tradition. Instrumental music intended to accompany the moving pictures from the Hollywood dream factory. Of course it started to nest the synthesizer in there too, and live orchestras got competition of minimal and repetitive control composers.

This mixed influences from progressive rock and krautrock with simple, sucking, almost hypnotic melodies and themes. Barry the Vorzon’s soundtrack to gang film “The Warriors” (1979) is a classic. Harold Faltermeyer, Hans Zimmer and January Hammersmith’s signature soundtrack to “Miami Vice” followed in the same footsteps. A kind of soundtrack that day at the same time praised and parodied in pastiches as “King Fury”.

Greatest legend in this context is John Carpenter. He wrote, produced and directed the cheap but effective small masterpieces of the horror and science fiction genres. Often he also wrote the music for his own movies like for example “Halloween”, “Escape From New York” and “The Fog”.

And so once again Giorgio. Giorgio Moroders most memorable – but far from the only – contribution to the soundtrack genre are his music themes for “American Gigolo”, “Scarface”, “Cat People” and “Midnight Express” for which he received an Oscar for best music.

It is now thirty, forty years later. Both guys are retired and returns with their respectively new albums.

Read the review of Giorgio Moroder’sDéjà vu” here and check out this playlist with some of his classics: https://open.spotify.com/user/multig/playlist/7mFqCQgf16UoIK1XrghDnH

The review of John Carpenter’sLost Themes” is found here, and you can also listen to his classics here: https://open.spotify.com/user/multig/playlist/1NLNJ614svsJ8rXqd01fLC

Niklas Hurtig sammanfattar 2013

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Ett nytt år, allmänna reflektioner

The Knife släppte ett mycket bra och okonventionellt album och deras spelning på Way Out West-festivalen i Göteborg i augusti var en imponerande upplevelse och när Karin sjöng “And that’s when it hurts, when you see the difference” etsades tillfället fast som det starkaste jag hört 2013. Tech Noir firade den sista festen någonsin i den legendariska lokalen Kolingsborg ”Synthborgen” eller ”Sveriges enda bit av Berlin” i Slussen i Stockholm innan hela bygget ska rivas. Det var lugnt den fetaste tillställningen för mig under året och ett bevis för att denna scen kan locka folk i drivor.

2013 präglades annars av den hemska festivaldöden då Siestafestivalen i Hässleholm, Peace And Love i Borlänge samt Hultsfred i Sigtuna (!?) fick slänga in handduken och meddelade att tillställningarna är över. Efter Arvikafestivalens sorti 2011 har Sverige saknat en naturlig samlingsfestival för alla synthare där ute i landet. Kanske kommer Emmabodafestivalen att axla den manteln då de har fokuserat de senaste årens line-up till elektroniska akter blandat med den sedvanliga dosen indie. Den lilla synthfestivalen Kalabalik på Tyrolen kommer aldrig bli någon populär tonårsfestival utan får anses vara en liten nischad festival som kommer få svårt att boka de riktigt stora banden.

Wow 2013 - The Knife 2

Synthåret 2013 i korthet

Skinny Puppy återvände till fornstora dagar, Front Line Assembly slopade gitarrerna detta år medan Psyclon Nine lät de ta över helt och Velvet Acid Christ släppte aldrig uppföljaren till “Maldire”. Covenant släppt nytt relativt kort tid efter föregångaren och det var helt tyst om Necro Facility denna gång. Depeche Mode släppte sitt bästa album på denna sida av millennieskiftet medan In Strict Confidence var en stor besvikelse. Frågan jag ställer mig är om de någonsin kommer repa sig efter de senaste årens popifiering och generella skifte i ljudbild.

Pouppée Fabrikk släppte årets tyngsta album efter en hel tonårslivstid sedan sist, dock med stor del omarbetat gammalt material. I brist på nytt material från Ladytron var Marnies ”Crystal World” en trevlig lindrare av den ständiga abstinensen. Kirlian Camera släppte ett intetsägande album medan Henric De la Cour släppte en mycket bra uppföljare till hans första succé som soloartist där avslutande spåret ”Sound the Alarm” var bland det bästa som ljöd ur mina högtalare. Apropå det så ser min top-10-lista över årets bästa spår ut som följer, utan inbördes ordning:

hdlc-4

  1. Henric De la Cour – “Sound The Alarm”
  2. The Knife – ”Wrap Your Arms Around Me”
  3. Pouppée Fabrikk – “Satans Organism”
  4. Gary Numan – “My Last Day”
  5. Front Line Assembly – “Ghosts”
  6. Diorama – “Hope”
  7. Austra – “Home”
  8. Hypocrisy – “Living Dead” (Inte “synth” men förbannat bra)
  9. Skinny Puppy – ”Terminal”
  10. Depeche Mode – ”Should Be Higher”

Spotifylista finns här N’s top-10 of 2013. Tyvärr utan Front Line Assemblys bidrag då det spåret inte finns på Spotify.

Gary Numan – ”Splinter (Songs From a Broken Mind)”

Tags: , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital, 2xLP
Skivbolag: Mortal Records / Cooking Vinyl
Releasedatum: 14 oktober 2013
Genre: Darkwave, New Wave
Bandmedlemmar: Gary Numan
Land: Storbritannien
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookLast.fmDiscogsSoundcloudReverbnationYoutube

Mörkt, diversifierat och välproducerat

För två år sedan släppte Gary Numan albumet “Dead Son Rising” vilket var en intressant comeback i synthens finrum. Med en mörk drivande ljudbild skar sig albumet ordentligt mot Garys gamla synthpop men var fortfarande en vidareutveckling av ljudbilden på albumen under 2000-talet. Uppföljaren “Splinter (Songs From a Broken Mind)” spär på denna mörka och okonventionella ljudbild där industriella tongångar blandas med en rad oväntade influenser från världsmusik till jazz.

Det verkar som att Gary Numan har hamnat i samma zon som Diary of Dreams har arbetat i i över 20 år där själva strukturen för musiken legat fastgjuten och endast de överliggande lagren särskiljer en produktion från en annan. Det om något är ett bevis för att Gary Numan har hittat rätt i sitt sound som definierades på föregångaren. Det märks inte minst i produktionstiden mellan dessa album jämfört med Garys tidigare releaser. Det är mörkt, diversifierat, välproducerat och låter väldigt bra. Spåren påminner generellt om varandra och Garys röst vandrar mellan stilla viskande till falsettsång. Särskilt intressanta är de spår som faktiskt står ut i jämförelse och sträcker sig utanför den musikaliska ram detta album präglas av.

Sjätte spåret “Lost” låter som ett syskon till pianoballaden “Not the love we dream of” från “Dead Son Rising” medan sjunde spåret “Love Hurt Bleed” är betydligt poppigare med sin dansvänliga 4-4 basgång, diversiteten är imponerande.

Lägstanivån är hög men till skillnad mot förra albumet återfinns även de verkliga höjdpunkterna. Ironiskt nog är det avslutande “My Last Day” – som avviker mest från den lagda strukturen – som visar sig vara albumets bästa spår och en fantastisk avslutning på “Splinter (Songs From a Broken Mind)”.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

Gary Numan

01. I Am Dust (04:08)
02. Here in the Black (04:56)
03. Everything Comes Down to This (04:39)
04. The Calling (04:33)
05. Splinter (05:26)
06. Lost (04:42)
07. Love Hurt Bleed (04:52)
08. A Shadow Falls on Me (03:07)
09. Where I Can Never Be (03:46)
10. We’re the Unforgiven (05:22)
11. Who Are You (03:45)
12. My Last Day (05:30)

 

Bonus Disc**

01. I Am Dust (Original Demo) (04:20)
02. Here in the Black (Original Demo) (06:16)
03. The Calling (Original Demo) (04:26)
04. We’re the Unforgiven (Original Demo) (05:29)
05. I Am Dust (Romain Remains Remix) (04:21)
06. Love Hurt Bleed (Tweaker Remix) (05:04)

 

Gary Numan – “Love Hurt Bleed”

Tags: , , ,


Precis som vi rapporterat tidigare så är Gary Numan åter albumaktuell med “Splinter (Songs From A Broken Mind)” som släpps den 14 oktober via Mortal Records. Här presenteras videon till den första singeln “Love Hurt Bleed”. Enjoy!

Från Gary Numans trasiga sinne

Tags: , , , , , , ,


Drygt två år efter den senaste fullängdaren “Dead Son Rising” (2011) så är nu den brittiske pionjären Gary Numan redo att presentera “Splinter (Songs From a Broken Mind)”.

Albumet presenterar en Gary Numan i mörk elektronisk högform över tolv nya spår och med sig på resan har han tagit hjälp av den forne Nine Inch Nails och Guns N Roses-gitarristen Robin Finck.

Lyssna på det första smakprovet “I Am Dust” och två trailers samt se videon till den första singeln “Love Hurt Bleed” nedan.

Utöver den ordinarie utgåvan på CD, en begränsad 180g vinylutgåva samt ett antal olika paketeringar med t-shirts och hoodies, så presenteras “Splinter (Songs From a Broken Mind)” även i en deluxeutgåva där bonusdiscen innehåller fyra demoversioner samt två remixer.

“Splinter (Songs From a Broken Mind)” släpps den 14 oktober via Mortal Records.

Tracklist CD1

Gary_Numan_Splinter

  1. I Am Dust
  2. Here In The Black
  3. Everything Comes Down To This
  4. The Calling
  5. Splinter
  6. Lost
  7. Love Hurt Bleed
  8. A Shadow Falls On Me
  9. Where I Can Never Be
  10. We’re The Unforgiven
  11. Who Are You
  12. My Last Day

Tracklist CD2

  1. I Am Dust (Original Demo)
  2. Here In The Black (Original Demo)
  3. The Calling (Original Demo)
  4. We’re The Unforgiven (Original Demo)
  5. I Am Dust (Roman Remains Remix)
  6. Love Hurt Bleed (Tweaker Remix)